Ir al contenido principal

George Steiner: vivir la obra de arte

 

En el primer capítulo de su libro Presencias reales, George Steiner aboga por un recorrido a través de la experiencia creadora como una forma de aprehender el enigma de una obra de arte. Así, en lugar de aproximarse a lo creado desde un discurso orbital, que podría ser propio del ejercicio crítico tradicional, se busca asumir la atención a lo artístico desde la experiencia creadora que le dio origen. En este sentido, el comentario que se podría hacer sobre una obra de arte, es decir, la crítica como suele entenderse, se limitaría a una explicación de tipo histórico y contextual que, paradójicamente, tendría que abstenerse de resultar valorativa.


Portada del libro Presencias reales de George Steiner, editado por Destino

La relación entre arte y vida

El planteamiento fundamental de Steiner surge de una profunda relación entre la obra de arte y la vida (entendida esta como una trascendencia), y en el hecho de que la mejor manera de entender una creación  no es a partir de su verbalización sino de la exaltación de su vitalidad inmanente. 

Con todo esto, Steiner se coloca de espaldas a la consecuencia inevitable que proviene de todo comentario crítico: la construcción de un sentido que, a pesar de sus mejores intenciones, siempre será el sentido propio del comentario y no el de la obra comentada. De allí que proponga "una definición de valores desprovista, en la mayor medida posible, de “metatextos: textos sobre textos (pinturas o música), conversación académica, periodística y académico-periodística (el formato hoy día dominante) sobre estética".

Por eso, el autor se orienta por una hermenéutica donde el significado alcanzado goce de inmortalidad, en los términos de lo que él llama un “entendimiento responsable", "una aprehensión activa” que se encuentra en la interpretación trascendente de la obra de arte. 

Intérprete antes que crítico

De todo esto resulta esclarecedora la noción de intérprete que Steiner promueve: "Un intérprete es un descifrador y un comunicador de significados. Es un traductor entre los lenguajes, entre culturas y entre convenciones performativas. Es, en esencia, un ejecutante, alguien que “actúa” (acts out) el material ante él con el fin de darle vida inteligible. […] la interpretación es comprensión en acción; es la inmediatez de la traducción".

Se tiene entonces que todo ejercicio crítico, que si bien puede asumir las funciones de descifrador y comunicador de significados, y de traductor entre lenguajes, quedaría desvirtuado sino asume la “ejecución” como sustento de esa “comprensión en acción”. 

Una relación más cercana con la obra de arte

El planteamiento puede resultar utópico pero en todo caso guarda una cierta frescura que proviene del carácter desprejuiciado que asume frente a la obra de arte, y de la gran confianza que genera en el espectador, a quien se le ofrece la oportunidad de saltarse el comentario intercesor del crítico y de acudir, él mismo, a la interpretación de lo artístico.

Esta actitud, que se coloca al margen del sentido elaborado del crítico, se halla en la base de muchas de las propuestas de arte de la participación y arte experimental que dominaron buena parte de las décadas del sesenta y setenta. 

Estas experiencias no iban necesariamente en contra de la crítica, aunque formaba parte de su programa de acción. En todo caso descansaban sobre el interés de estrechar los lazos entre el artista y el receptor, al punto de fundirlos en el ámbito único de la creación. 

Un modelo para la educación artística

El libro de George Steiner es de 1989, justamente cuando aquellas prácticas habían sido superadas por la pintura y el mercado de los ochenta, sostenidos ambos por el irrefrenable empuje de los metatextos que lanzaban figuras estelares del arte contemporáneo mundial. Cuando ya el arte se hallaba en el dramático epílogo de su historia.

Es probable que el pensamiento de Steiner haya podido cristalizarse en una que otra experiencia aislada. No obstante, allí no radicaría el objetivo de su modelo. Su importancia tal vez se halle en un programa educativo o de formación artística a largo alcance que forme individuos con una mayor seguridad en la apreciación de la obra de arte y con una mayor autonomía acerca del juicio estético.

Comentarios

lo más visto

Ramón Vásquez Brito: lejanías de silencio

  Ramón  Vásquez Brito.  La blancura de su esencia palpita en la soledad , 1996. Hotel Venetur Margarita, Nueva Esparta, Venezuela El pintor Ramón Vásquez Brito (Porlamar, Venezuela, 1927-2012) destaca por su singular aporte a la conformación de una representación de un paisaje de profunda raigambre humanista. La escena marina que se reitera en sus lienzos acoge contenidos que trascienden la inmediatez de la mirada y se adentran en una simbología de emotivos alcances poéticos, originados de una visión memoriosa de la isla de Margarita. Esta obra corresponde a una etapa en la cual el artista ha consolidado un lenguaje propio que favorece la visión sensible del entorno a través de la pintura. Partiendo del paisaje marino, Vásquez Brito se vale de grandes formatos que insinúan el espacio de la costa, el horizonte y el cielo a través de franjas horizontales, donde el tema casi desaparece para convertirse en una realidad trascendente del motivo insular que fue su origen. Vásquez Brito crea

Minimalismo: hacia un arte sin ambigüedades

   Donald Judd.  Sin título , 1980. Tate Modern El minimalismo es una corriente artística surgida en Nueva York, que tuvo especial protagonismo entre 1963 y 1965. En ella predominan las estructuras geométricas en apariencia simples, cuyas formas, usualmente de colores, sobresalen del muro y se integran en el espacio expositivo, ampliando las dimensiones sensibles del espectador. El término, acuñado por el filósofo Richard Wollheim en 1965, no gozó de la total aceptación de los artistas adeptos a esta corriente, quienes lo encontraron demasiado asociado a un arte simplista o sin contenido. Parte de la crítica y el público también calificó las obras como frías y, en general, alejadas de lo que podía considerarse arte en ese momento. No obstante, la ampliación de las fronteras del arte luego de la segunda mitad del siglo XX hizo posible encontrar experiencias estéticas trascendentes en la manera diáfana y sin ambigüedades de tratar los materiales y disponer las formas geométricas. Pero lo

Marisol Escobar, el pop más humano

Marisol Escobar fue una escultora estadounidense de origen venezolano, quien hizo de la madera su principal material de trabajo. Su obra se desarrolló principalmente en Nueva York, en particular desde los años sesenta, por lo que su estilo frecuentemente es asociado con el pop art. Sin embargo, en su trabajo sobresalen aspectos ligados a la representación del cuerpo que a veces posee rasgos autobiográficos y otras una elocuente dimensión subjetiva de los personajes que representó. Marisol , 1969. Foto:  Jack Mitchell Ciertamente se pueden identificar influencias de  Jasper Johns  y  Robert Rauschenberg , en especial en la incorporación de partes del cuerpo humano hechos en plástico o resina, así como otros objetos encontrados, como elementos que la artista usa en algunos ensamblajes. Marisol.  La Virgen, el Niño, santa Ana y san Juan , 1978.  Galería de Arte Nacional, Caracas Sin embargo, Marisol (París, 1930-Nueva York, 2016) no podría ser catalogada como un referente clásico del pop