Ir al contenido principal

Charles M. Schulz, creador de Peanuts

 


Charles M. Schulz, 1956. Library of Congress, Washington

Charles M. Schulz es el creador de Peanuts, los famosos dibujos que también se conocieron como Snoopy, Rabanitos, Charlie Brown o Carlitos. Cerca de diecisiete mil tiras fueron publicadas en distintos países e idiomas entre 1950 y 2000, la última de ellas el 12 de febrero, la misma fecha de la muerte de Schulz. A pesar de que según su creador Peanuts trata de nada, de cosas sin importancia, la influencia que tuvo en la sociedad estadounidense y su presencia cultural a nivel global siguen siendo significativas.

Charles M. Schulz nació en Minneapolis en 1922 y prácticamente ya desde niño había decidido convertirse en caricaturista. Su infancia jugó un papel importante en la creación de los personajes y situaciones de la popular serie de dibujos. De hecho, en algún momento Schulz llegó a identificar el carácter de sus personajes con algunos aspectos de su propia personalidad.

El estilo artístico de Schulz fue antecedido por un cierto aire art déco que se hallaba en productos de su niñez como Dick Tracy. La situación cambió para la época en que él empieza a hacerse cargo de su propio trabajo. En este caso, el tratamiento lineal de la figura se hizo más mesurado y la descripción gráfica del espacio cedió ante el ingenio y el tono intelectual de los diálogos y situaciones. En este contexto, marcado por una sociedad que había alcanzado mejores niveles de instrucción e información, surge Peanuts.

Schulz fue educado en la acepción protestante del cristianismo y valores como la generosidad y la amistad definieron su vida y la de personajes como Charlie Brown y Snoopy. Pero el tono meditativo y escéptico de la serie probablemente provenga de influencias existencialistas de Sartre o del pesimismo de Beckett acerca de la condición humana. El atractivo de Peanuts reside tal vez en el balance de estas influencias y en la escogencia de la vulnerabilidad infantil como vía para tratar de entender el mundo. Un mundo que estuvo marcado por guerras como la de Corea, Vietnam, la Guerra Fría o sucesos como los atentados contra John F. Kennedy o Martin Luther King.

Ante esa complejidad, que en lo cotidiano se expresó además en las luchas por los derechos civiles, la alienación del ser humano por el consumismo o el dinero como símbolo de ascenso social, Schulz supo elaborar una apología de la amistad como valor decisivo para enfrentar con respuestas sencillas muchos de los grandes dilemas de la vida.

Comentarios

lo más visto

Ramón Vásquez Brito: lejanías de silencio

  Ramón  Vásquez Brito.  La blancura de su esencia palpita en la soledad , 1996. Hotel Venetur Margarita, Nueva Esparta, Venezuela El pintor Ramón Vásquez Brito (Porlamar, Venezuela, 1927-2012) destaca por su singular aporte a la conformación de una representación de un paisaje de profunda raigambre humanista. La escena marina que se reitera en sus lienzos acoge contenidos que trascienden la inmediatez de la mirada y se adentran en una simbología de emotivos alcances poéticos, originados de una visión memoriosa de la isla de Margarita. Esta obra corresponde a una etapa en la cual el artista ha consolidado un lenguaje propio que favorece la visión sensible del entorno a través de la pintura. Partiendo del paisaje marino, Vásquez Brito se vale de grandes formatos que insinúan el espacio de la costa, el horizonte y el cielo a través de franjas horizontales, donde el tema casi desaparece para convertirse en una realidad trascendente del motivo insular que fue su origen. Vásquez Brito crea

Minimalismo: hacia un arte sin ambigüedades

   Donald Judd.  Sin título , 1980. Tate Modern El minimalismo es una corriente artística surgida en Nueva York, que tuvo especial protagonismo entre 1963 y 1965. En ella predominan las estructuras geométricas en apariencia simples, cuyas formas, usualmente de colores, sobresalen del muro y se integran en el espacio expositivo, ampliando las dimensiones sensibles del espectador. El término, acuñado por el filósofo Richard Wollheim en 1965, no gozó de la total aceptación de los artistas adeptos a esta corriente, quienes lo encontraron demasiado asociado a un arte simplista o sin contenido. Parte de la crítica y el público también calificó las obras como frías y, en general, alejadas de lo que podía considerarse arte en ese momento. No obstante, la ampliación de las fronteras del arte luego de la segunda mitad del siglo XX hizo posible encontrar experiencias estéticas trascendentes en la manera diáfana y sin ambigüedades de tratar los materiales y disponer las formas geométricas. Pero lo

Marisol Escobar, el pop más humano

Marisol Escobar fue una escultora estadounidense de origen venezolano, quien hizo de la madera su principal material de trabajo. Su obra se desarrolló principalmente en Nueva York, en particular desde los años sesenta, por lo que su estilo frecuentemente es asociado con el pop art. Sin embargo, en su trabajo sobresalen aspectos ligados a la representación del cuerpo que a veces posee rasgos autobiográficos y otras una elocuente dimensión subjetiva de los personajes que representó. Marisol , 1969. Foto:  Jack Mitchell Ciertamente se pueden identificar influencias de  Jasper Johns  y  Robert Rauschenberg , en especial en la incorporación de partes del cuerpo humano hechos en plástico o resina, así como otros objetos encontrados, como elementos que la artista usa en algunos ensamblajes. Marisol.  La Virgen, el Niño, santa Ana y san Juan , 1978.  Galería de Arte Nacional, Caracas Sin embargo, Marisol (París, 1930-Nueva York, 2016) no podría ser catalogada como un referente clásico del pop