Ir al contenido principal

Ary Brizzi, pura pintura de luz y color

Ary Brizzi. Fotón 20, 1978. Acrílico sobre tela, 140 x 140 cm. Colección Banco Provincia

¿Qué hace a un artista decidir en determinado momento seguir el camino de la abstracción; y por qué, además, el de la geometría? Las respuestas pueden ser variadas, pero lo cierto es que el universo de la expresión es tan amplio y seductor que es eso precisamente lo que lo movería a prescindir de las referencias materiales que le rodean y concentrarse de manera independiente en el estudio de un “suceso” plástico como sería la forma, el color o la luz.

Ary Brizzi (Avellaneda, Argentina, 1930-Buenos Aires, 2014) fue un pintor, escultor y diseñador que durante muchos años desarrolló una investigación plástica acerca de la luz. Como se basó particularmente en la pintura, asumió varias condiciones técnicas como son el apego al plano, el uso de la tela como soporte, el acrílico como material y el soplete para aplicarlo.

Con estos implementos, el artista profundizó en estructuras elaboradas con formas geométricas —franjas, por lo general— que se suceden unas a otras para crear una progresión cromática que va de los tonos más saturados a los más tenues. Con ese patrón diseñó luego unidades más complejas que se distribuyen por la superficie del cuadro y que son las que activan el sentido estético de estas obras. 

Una de las consecuencias es que con las gradaciones de color el autor logró generar sensaciones de luz y oscuridad, con lo cual se producen connotaciones de destellos, volumen y espacio, que en conjunto desafían los aspectos técnicos antes mencionados como propios de la pintura.

Ary Brizzi. Krypton 3, 1978. Acrílico sobre tela, 200 x 200 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

Interesante también es que Brizzi, por concentrarse en la pintura, utiliza colores pigmentos para referirse a cualidades que son propias de los colores luz. Así, los blancos que apreciamos en la obra como destellos lumínicos, es decir lo que sería la totalidad del color luz, proceden en realidad de una ausencia de colores pigmentos. 

Esa ambigüedad tiende a cautivar al espectador, pero aún más la estrategia para emprender su análisis particular de la luz, para descomponerla como si contara con un prisma capaz de proyectar su haz en el lienzo.

Para materializar esta idea en el cuadro el autor apela a variadas y razonadas gamas cromáticas que distribuye en lo que podríamos llamar “unidades discretas” de color que van marcando el paso de la oscuridad al destello. 

De esta manera, la obra teje su estrategia para que la mirada, concentrándose en ese doble recorrido, llame la atención sobre aspectos de la visión en los que casi nunca reparamos como sería la valoración estética de la luz.

Ary Brizzi. Expansión n˚ 5, 1972. Acrílico sobre tela, 200 x 130 cm.

Otra consecuencia es que el juego de tonalidades deriva en planteamientos espaciales que desafían los límites reales del soporte de la obra y que aportan una cualidad temporal en el sentido de que la luz analizada pareciera llevar al espectador a recorrer (a “leer”, tal vez) las formas resultantes por el nuevo espacio virtual de la obra. 

Estos aspectos ubican a Brizzi dentro del campo del op art. Es cierto que el artista crea patrones por medio de las secuencias de franjas, sin embargo no parece ser la intención que el espectador se embelese con efectos ópticos a través del canon de los contrastes cromáticos o del enfrentamiento de bandas blancas y negras. Las sucesiones cromáticas, amén de crear una ilusión tridimensional, buscan principalmente —según entendemos— sensibilizar la presencia de la luz haciéndola visible a través del color.

Con todo esto, la obra de Ary Brizzi se inscribe dentro de un proceder racional de la pintura que tiende a organizar las emociones asociadas a las estructuras cromáticas. Al no usar el pincel y suprimir así su presencia como ejecutante, la obra parece surgida de una entidad supraindividual que contribuye a la idea de la expansión social del arte. 

El acabado homogéneo y liso favorece además el estudio de la luz y su consideración como energía, desde lo cual se vincula el arte y la ciencia, fomentando el universalismo que suele caracterizar este tipo de abstracción.

Comentarios

Lo más visto

Jasper Johns, otras maneras de mirar lo conocido

Jasper Johns (Augusta, Georgia, 1930) es famoso por una pintura donde aparecen una serie de franjas horizontales y un conjunto de estrellas hechos con colores azul, blanco y rojo. La manera como distribuyó esta formas en la superficie del cuadro y el título que le dio, Flag, hicieron inevitable pensar en la bandera de los Estados Unidos. O no.
¿Abstracción o figuración? La ambigüedad generada por esta obra y el momento en que su autor la da a conocer terminó por definir la importancia de Johns en la historia del arte. Por una parte, el claro carácter geométrico de su pintura establecía una distancia, casi que una suerte de punto final, con respecto a la fluida gestualidad del expresionismo abstracto que desde mediados de la década del cuarenta marcaba el protagonismo de Estados Unidos en el arte mundial.

Pero también, al servirse de una imagen tan formalmente precisa y al mismo tiempo tan conocida, se hacía innecesario tener que definirla como abstracta o figurativa, como algo concre…

El pintor venezolano Hugo Baptista

El pintor Hugo Baptista (La Grita, Venezuela, 1935) forma parte de una generación de artistas venezolanos que entre las décadas del cincuenta y sesenta se mueve en varias vertientes de estilo: una que sigue la senda de la nueva figuración, otra que explora el arte informal y la que persiste en la abstracción geométrica.

En el caso de Baptista, su primera propuesta notable de trabajo se produce entre estas décadas y en ella se observa una predisposición hacia una abstracción lírica basada principalmente en el color, impregnada de un sentido poético que mucho debe a los grupos artísticos y literarios a los que estuvo siempre ligado.

La influencia literaria Esta filiación a intelectuales y creadores de otras áreas de la cultura debe mucho también a la actualización estética que tiene lugar en su país y que hará posible un cruce de ideas entre distintas prácticas. En una entrevista hizo ver la importancia que habían tenido estas agrupaciones en lo que él llamó su formación bohemia: “Ya no…

Marisol, una vertiente humana del pop art

Marisol Escobar fue una escultora de origen venezolano, quien hizo de la madera su principal material de trabajo. Su obra se desarrolló principalmente en Nueva York, en particular desde los años sesenta, por lo que su estilo frecuentemente es asociado con el pop art.

Ciertamente se pueden identificar influencias de Jasper Johns y Robert Rauschenberg, en especial en la incorporación de partes del cuerpo humano hechos en plástico o resina, así como otros objetos encontrados, como elementos que la artista usa en algunos ensamblajes.


Sin embargo, Marisol (París, 1930-Nueva York, 2016) no podría ser catalogada como un referente clásico del pop art, en parte por otras influencias que su figurativismo deja entrever. Así, algunos críticos han encontrado ciertas referencias al surrealismo, el arte popular estadounidense, el nuevo realismo, esculturas precolombinas e incluso al arte popular venezolano. Lo cierto es que todas esas posibles influencias derivan en el carácter y magnetismo tan fue…