Ir al contenido principal

Elsa Gramcko: la abstracción introspectiva

 

La artista venezolana Elsa Gramcko fotografiada en su taller en Caracas por Carlos Puche
Elsa Gramcko. Foto: Carlos Puche

Elsa Gramcko (1925-1994) fue una artista nacida en Puerto Cabello, Venezuela. En 1939 se traslada a Caracas con su familia. En la capital del país asiste en 1946 a los cursos libres de la recién creada Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Al año siguiente contrae matrimonio con el fotógrafo Carlos Puche. 

En 1955, asiste como oyente a las clases que dictaba Alejandro Otero en la Escuela de Arte Plásticas y Aplicadas de Caracas y participa en las tertulias de la librería Cruz del Sur. Estas circunstancias hacen que su primera obra se oriente por la corriente de la abstracción geométrica, aunque con un marcado carácter experimental e intimista, fruto de una formación prácticamente autodidacta.

A diferencia de muchos de sus colegas, Gramcko persistió en utilizar soporte y técnicas tradicionales de la pintura como óleo y la tela, incluso el marco. Sus formas profundizan en la búsqueda de sinuosidades y contrastes cromáticos que propician veladas asociaciones figurativas. 

La calidad de estas realizaciones y el estímulo de sus colegas la llevan a participar en importantes exposiciones como "Artistas de la cuenca del Caribe" presentada en The Museum of Fine Arts, Houston, en 1956. 

Al año siguiente comienza su participación en el Salón Oficial de Arte Venezolano, así como en el I Salón de Arte Abstracto presentado en la Galería Don Hatch, Caracas. De manera colectiva, representó a Venezuela en la Feria Internacional de Bruselas (1958), la V Bienal de São Paulo y el IX Festival de Cartagena de Indias (1959).

Elsa Gramcko. N˚ 12, 1958. Óleo sobre tela. 100,5 x 76,5 cm. Colección Galería de Arte Nacional, Caracas

A finales de los cincuenta su obra se orienta por una simplificación del repertorio formal y por el empleo paulatino de superficies más texturadas gracias al uso del aserrín y otros materiales, lo cual derivará en la inclusión de metales oxidados, provenientes del desguace de carros y aparatos electrodomésticos. 

Por el acabado de estas propuestas la crítica local vinculará su obra con la corriente informalista, un apelativo con el que nunca estuvo de acuerdo. De hecho, una buena parte de la producción de esta etapa insiste en la búsqueda de una geometría formal a partir de los materiales de deshecho como las placas internas y el óxido de los acumuladores eléctricos. Sobre esta etapa afirmó Carlos Sánchez en 1982:
[…] estas obras coinciden en mostrarnos una sublimación del objeto, una transmutación que lo conduce desde la triste condición de desecho, hasta la trascendente presencia viva del tiempo que va adquiriendo la materia al ser transformada en elemento vital para la creación […]. Un viaje en dos tiempos: desde el tiempo de lo cotidiano hasta el tiempo de lo inmortal. 
En 1964 incursiona en la utilización de elementos de puertas y ventanas para dar forma a una etapa rica en asociaciones simbólicas conocida como Puertas y moradas. Con estas piezas representó a Venezuela, junto con Jesús Rafel Soto, Luisa Palacios y otros artistas en la Bienal de Venecia de 1964. 

Elsa Gramcko. El portal, 1963. Materiales diversos sobre aglomerado. 65,2 x 40 cm. Colección Galería de Arte Nacional, Caracas

Ese año recibe importantes reconocimientos como el Premio John Boulton por El portal, el segundo premio del Salón D'Empaire con La puerta azul, y en 1965 el Premio Armando Reverón por La casa.

Elsa Gramcko tuvo también una participación en la escultura en la que retoma la impronta constructiva de los cincuenta mediante metales negros o superficies reflectantes del cromado. 

Por una obra de esta etapa, Abraxas, recibe el Premio Nacional de Escultura, lo cual le animó a realizar algunas propuestas de integración a la arquitectura. No obstante, razones de tipo económico hacen que abandone estas exploraciones tridimensionales.

Elsa Gramcko. Objeto 32, 1977. Madera y materiales diversos sobre cartón piedra. 50,2 x 40,2 x 11 cm. Colección Galería de Arte Nacional, Caracas

El último capítulo creativo de Gramcko será conocido como la etapa de los Bocetos de un artesano de nuestro tiempo, en la que, a decir de Juan Carlos López, es posible distinguir tres momentos:
Los primeros bocetos (1974) de una marcada influencia mondrianesca, en los cuales la artista "reproduce" ciertos esquemas compositivos del neoplasticismo, con el empleo de maderas coloreadas: ensamblajes que intentan representar estados anímicos complejos. Un segundo grupo (a partir de 1976) incorpora, junto a las maderas, objetos recogidos en las playas, y escritos alusivos a la soledad del hombre actual. Los últimos bocetos, realizados en su mayoría en 1978, son ensamblajes de maderas sin colores ni letras".
Elsa Gramcko abandonó el trabajo artístico en 1979 por razones de salud. Murió en Caracas en 1994.


Versión de la entrada de la artista en el Diccionario biográfico de las artes visuales en Venezuela. Fundación Galería de Arte Nacional: Caracas, 2005.

Comentarios

lo más visto

Ramón Vásquez Brito: lejanías de silencio

  Ramón  Vásquez Brito.  La blancura de su esencia palpita en la soledad , 1996. Hotel Venetur Margarita, Nueva Esparta, Venezuela El pintor Ramón Vásquez Brito (Porlamar, Venezuela, 1927-2012) destaca por su singular aporte a la conformación de una representación de un paisaje de profunda raigambre humanista. La escena marina que se reitera en sus lienzos acoge contenidos que trascienden la inmediatez de la mirada y se adentran en una simbología de emotivos alcances poéticos, originados de una visión memoriosa de la isla de Margarita. Esta obra corresponde a una etapa en la cual el artista ha consolidado un lenguaje propio que favorece la visión sensible del entorno a través de la pintura. Partiendo del paisaje marino, Vásquez Brito se vale de grandes formatos que insinúan el espacio de la costa, el horizonte y el cielo a través de franjas horizontales, donde el tema casi desaparece para convertirse en una realidad trascendente del motivo insular que fue su origen. Vásquez Brito crea

Minimalismo: hacia un arte sin ambigüedades

   Donald Judd.  Sin título , 1980. Tate Modern El minimalismo es una corriente artística surgida en Nueva York, que tuvo especial protagonismo entre 1963 y 1965. En ella predominan las estructuras geométricas en apariencia simples, cuyas formas, usualmente de colores, sobresalen del muro y se integran en el espacio expositivo, ampliando las dimensiones sensibles del espectador. El término, acuñado por el filósofo Richard Wollheim en 1965, no gozó de la total aceptación de los artistas adeptos a esta corriente, quienes lo encontraron demasiado asociado a un arte simplista o sin contenido. Parte de la crítica y el público también calificó las obras como frías y, en general, alejadas de lo que podía considerarse arte en ese momento. No obstante, la ampliación de las fronteras del arte luego de la segunda mitad del siglo XX hizo posible encontrar experiencias estéticas trascendentes en la manera diáfana y sin ambigüedades de tratar los materiales y disponer las formas geométricas. Pero lo

Marisol Escobar, el pop más humano

Marisol Escobar fue una escultora estadounidense de origen venezolano, quien hizo de la madera su principal material de trabajo. Su obra se desarrolló principalmente en Nueva York, en particular desde los años sesenta, por lo que su estilo frecuentemente es asociado con el pop art. Sin embargo, en su trabajo sobresalen aspectos ligados a la representación del cuerpo que a veces posee rasgos autobiográficos y otras una elocuente dimensión subjetiva de los personajes que representó. Marisol , 1969. Foto:  Jack Mitchell Ciertamente se pueden identificar influencias de  Jasper Johns  y  Robert Rauschenberg , en especial en la incorporación de partes del cuerpo humano hechos en plástico o resina, así como otros objetos encontrados, como elementos que la artista usa en algunos ensamblajes. Marisol.  La Virgen, el Niño, santa Ana y san Juan , 1978.  Galería de Arte Nacional, Caracas Sin embargo, Marisol (París, 1930-Nueva York, 2016) no podría ser catalogada como un referente clásico del pop