Ir al contenido principal

Robert Rauschenberg


Urban Order, ROCI-Venezuela, 1985
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas

Desde principios de la década del 50 del siglo XX, Robert Rauschenberg hacía sus cuadros con objetos que encontraba en la calle, incluso en los basureros, con los que creaba impactantes collages y pinturas. El hecho en sí resulta sustantivo si pensamos en lo que era la escena del arte en Estados Unidos en ese momento, y especialmente en Nueva York, donde predominaba la corriente del expresionismo abstracto. La incorporación del objeto por parte de Rauschenberg, junto con Jasper Johns, significó en muchos sentidos una apertura de gran trascendencia para el arte moderno de la segunda mitad del siglo XX.

Rauschenberg (Texas, 1925-Florida, 2008) había pasado por la Académie Julian en París y el Black Mountain College en Carolina del Norte antes de instalarse en Nueva York. En esta ciudad fue tal vez de los primeros en reflejar el exceso consumista de la sociedad estadounidense y la incomunicación entre las personas que acarreaba la vida moderna. El medio del que se valió para expresar esa visión no pudo ser otro si no el objeto, la cosa encontrada en la calle o en el basurero como vestigio existencial.

El objeto en el arte del siglo XX había tenido dos antecedentes importantes. Por una parte, el surrealismo lo había utilizado para conducir una serie de proyecciones simbólicas hermanadas con el psicoanálisis. Por la otra, el tono desacralizador del dadaísmo terminó por establecer un callejón sin salida para el arte mediante el envío de un objeto tan abyecto como un urinario a la exposición de la Society of Independents Artists en 1917.

Rauschenberg quería rescatar al dadaísmo de la neutralidad en que había caído como etiqueta histórica y reivindicar su esencia vivificante y controvertida, superando el carácter paralizante que había significado el ready-made. En lo que respecta al surrealismo no le interesaba directamente la utilización del objeto como pantalla de proyección de interpretaciones personales. En esa diferencia reside gran parte de la amplitud del arte moderno a principios de la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con la incorporación en el arte del objeto cotidiano en cuanto sus aspectos más vitales.

El recurso técnico del ensamblaje le permitió llevar a cabo estas ideas integradoras del arte y la vida, que en su caso derivó en una espacialidad escénica, donde distintos puntos de interés se reparten por toda la obra, dando lugar a lo que Lucie-Smith llamó una “sensualidad documental”. Estos aspectos se reúnen en sus trabajos más conocidos: las combine-paintings, obras en que la presencia del objeto actuaba como elementos que eran verificados por el espectador en un gran número de asociaciones que, no obstante, se resistían a definiciones únicas.  Esas imágenes ya no son una representación de algo sino que actúan como citas de algo conocido. De allí que la mirada no necesariamente quiera reconocer la pintura, sino más bien deslizarse por los objetos como si estos fueran "puntuaciones en el flujo de la pintura".

En 1985, Robert Rauschenberg presentó en Caracas una exposición inspirada por un interesante proyecto, el cual se proponía estimular un diálogo internacional a través del arte. El proyecto se tituló el Rauschenberg Overseas Culture Interchange. ROCI (que se pronuncia como “rocky”) fue una experiencia artística de siete años que abarcó un recorrido por diez países, de la que resultaron obras realizadas en casi todas las disciplinas conocidas, incluyendo una cometa gigante y una bicicleta de neón.

Unos de los alcances del proyecto era que el artista dejaba una obra en cada país que visitaba. En la de Caracas están representadas lo que podríamos llamar algunas de las potencialidades simbólicas más importantes de la historia moderna del país suramericano. El mítico dios del progreso enaltecido en la avenida Bolívar, el dios de la religión visto a través de la imagen de Jesús, y el dios de la política en una pintada electoral. Esta trinidad rodea una cuarta imagen que es la de las barriadas caraqueñas. El conjunto se presenta como una especie de diagrama vital —sensual— de nuestra compleja realidad a través de la mirada artística de Rauschenberg, quien siempre estuvo atento a esos contrastes de esplendor y ocaso que signan el diario vivir de una sociedad.

También te puede interesar (enlaces patrocinados):
Robert Rauschenberg. Leah Dickerman y Achim Borchardt-Hume. Museum of Modern Art, 2017. 392 páginas.

Comentarios

Lo más visto

Jasper Johns, otras maneras de mirar lo conocido

Jasper Johns (Augusta, Georgia, 1930) es famoso por una pintura donde aparecen una serie de franjas horizontales y un conjunto de estrellas hechos con colores azul, blanco y rojo. La manera como distribuyó esta formas en la superficie del cuadro y el título que le dio, Flag, hicieron inevitable pensar en la bandera de los Estados Unidos. O no.
¿Abstracción o figuración? La ambigüedad generada por esta obra y el momento en que su autor la da a conocer terminó por definir la importancia de Johns en la historia del arte. Por una parte, el claro carácter geométrico de su pintura establecía una distancia, casi que una suerte de punto final, con respecto a la fluida gestualidad del expresionismo abstracto que desde mediados de la década del cuarenta marcaba el protagonismo de Estados Unidos en el arte mundial.

Pero también, al servirse de una imagen tan formalmente precisa y al mismo tiempo tan conocida, se hacía innecesario tener que definirla como abstracta o figurativa, como algo concre…

El pintor venezolano Hugo Baptista

El pintor Hugo Baptista (La Grita, Venezuela, 1935) forma parte de una generación de artistas venezolanos que entre las décadas del cincuenta y sesenta se mueve en varias vertientes de estilo: una que sigue la senda de la nueva figuración, otra que explora el arte informal y la que persiste en la abstracción geométrica.

En el caso de Baptista, su primera propuesta notable de trabajo se produce entre estas décadas y en ella se observa una predisposición hacia una abstracción lírica basada principalmente en el color, impregnada de un sentido poético que mucho debe a los grupos artísticos y literarios a los que estuvo siempre ligado.

La influencia literaria Esta filiación a intelectuales y creadores de otras áreas de la cultura debe mucho también a la actualización estética que tiene lugar en su país y que hará posible un cruce de ideas entre distintas prácticas. En una entrevista hizo ver la importancia que habían tenido estas agrupaciones en lo que él llamó su formación bohemia: “Ya no…

Marisol, una vertiente humana del pop art

Marisol Escobar fue una escultora de origen venezolano, quien hizo de la madera su principal material de trabajo. Su obra se desarrolló principalmente en Nueva York, en particular desde los años sesenta, por lo que su estilo frecuentemente es asociado con el pop art.

Ciertamente se pueden identificar influencias de Jasper Johns y Robert Rauschenberg, en especial en la incorporación de partes del cuerpo humano hechos en plástico o resina, así como otros objetos encontrados, como elementos que la artista usa en algunos ensamblajes.


Sin embargo, Marisol (París, 1930-Nueva York, 2016) no podría ser catalogada como un referente clásico del pop art, en parte por otras influencias que su figurativismo deja entrever. Así, algunos críticos han encontrado ciertas referencias al surrealismo, el arte popular estadounidense, el nuevo realismo, esculturas precolombinas e incluso al arte popular venezolano. Lo cierto es que todas esas posibles influencias derivan en el carácter y magnetismo tan fue…